fbpx Actualidad equipos de cine | EFD Colombia
esen
Inicio > Actualidad

Actualidad

Te damos la bienvenida a la sección de Actualidad, un espacio donde compartimos las noticias más recientes y artículos relevantes de EFD. Te animamos a visitar esta sección con regularidad para asegurarte de estar al tanto de todas nuestras actualizaciones.

Komodo X vs Komodo: comparativa de cámaras para producciones cinematográficas

Komodo X vs Komodo: comparativa de cámaras para producciones cinematográficas

Noticias

Publicado el 09/01/2025

En el mundo del cine, la elección del equipo adecuado es un paso esencial para lograr resultados visuales de calidad. La comparativa Komodo X vs Komodo pone frente a frente dos opciones de RED Digital Cinema que destacan por su potencia y versatilidad en producciones cinematográficas. Aunque comparten características comunes, sus diferencias las hacen más adecuadas para ciertos tipos de rodaje. En este artículo analizaremos a fondo sus especificaciones, ventajas y aplicaciones, para que encuentres la cámara que mejor se adapte a tus necesidades de producción. Tanto la Komodo como la Komodo X ofrecen la calidad y confiabilidad que caracteriza a RED, pero su elección dependerá del tipo de rodaje Principales diferencias entre Komodo X y Komodo El diseño y la construcción son aspectos clave a la hora de elegir una cámara, especialmente en producciones cinematográficas donde la durabilidad y la portabilidad pueden ser decisivas. Aunque la Komodo y la Komodo X comparten un diseño compacto, presentan diferencias significativas que las hacen más adecuadas para distintos entornos de rodaje. 1. Diseño y construcción Komodo: Compacta, ligera y diseñada pensando en cineastas que necesitan máxima movilidad. Es una cámara excelente para rodajes independientes, documentales y proyectos en los que la portabilidad es crucial. Su peso reducido permite integrarla fácilmente en gimbals, drones y configuraciones compactas. Komodo X: Aunque conserva el diseño compacto de la Komodo original, incorpora mejoras estructurales que la hacen más robusta y duradera. Su construcción está pensada para soportar condiciones de rodaje más exigentes, desde producciones de alto presupuesto hasta rodajes en exteriores con climas adversos. Komodo 2. Sensor y calidad de imagen Komodo: Equipada con un sensor 6K Super 35 que ofrece una excelente calidad de imagen en condiciones estándar. Sus colores vibrantes y rango dinámico hacen que sea ideal para proyectos que buscan destacar visualmente sin requerir ajustes técnicos complejos. Komodo X: El sensor actualizado también es 6K Super 35, pero cuenta con mejoras significativas en el rango dinámico y el rendimiento en situaciones de baja luz. Esto la convierte en una herramienta más flexible para capturar escenas con contrastes extremos o rodajes nocturnos sin comprometer la calidad de la imagen. 3. Opciones de grabación y formatos Komodo: Ofrece grabación en REDCODE RAW y compatibilidad con formatos estándar de la industria. Es una opción sólida para cineastas que desean una cámara funcional y fácil de integrar en su flujo de trabajo. Komodo X: Amplía las opciones de grabación al incluir ProRes RAW, que facilita la postproducción en entornos profesionales. Además, incluye salida SDI, ideal para monitoreo en tiempo real y configuraciones multicámara en rodajes complejos. 4. Conectividad y soporte técnico Komodo: Ofrece conectividad básica con Wi-Fi y puertos esenciales, suficientes para configuraciones independientes. Es una opción adecuada para proyectos con equipos pequeños. Komodo X: Va un paso más allá al ofrecer conectividad mejorada con múltiples opciones para integrar dispositivos externos, como monitores de alta gama, grabadores externos o sistemas de control remoto. Esto la hace ideal para producciones en las que la precisión técnica es clave. Komodo X 5. Aplicaciones en producción Komodo: Perfecta para documentales, videoclips y proyectos creativos que requieren ligereza y simplicidad sin sacrificar calidad. Su tamaño compacto también la hace ideal para tomas de acción o planos aéreos. Komodo X: Diseñada para largometrajes, comerciales y producciones cinematográficas que exigen el máximo nivel de detalle. Su versatilidad en configuraciones y capacidad de adaptación a diversas condiciones la convierten en la opción preferida de muchos profesionales. Tanto la Komodo como la Komodo X ofrecen la calidad y confiabilidad que caracteriza a RED, pero su elección dependerá del tipo de rodaje que tengas en mente. Si buscas una cámara ligera, económica y funcional, la Komodo es una opción excelente. Por otro lado, si tus proyectos requieren mayor versatilidad, rendimiento técnico y conectividad, la Komodo X es la elección ideal. En EFD Studios disponemos de ambas cámaras para alquiler, con el equipo necesario para maximizar su rendimiento en tus rodajes. Descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades y lleva tu producción cinematográfica al nivel que mereces. ¡Contáctanos y hagamos realidad tu visión creativa!

Ver más

Techno Crane: ¿qué es y ventajas de incorporarla a tu producción audiovisual?

Techno Crane: ¿qué es y ventajas de incorporarla a tu producción audiovisual?

Noticias

Publicado el 02/01/2025

Las herramientas avanzadas de filmación son esenciales para cualquier producción audiovisual que busque un resultado profesional e impactante. Entre estas, la Techno Crane destaca como una de las más versátiles y revolucionarias en el mundo del cine y la televisión. Utilizada en producciones cinematográficas, series de televisión y eventos en directo, esta herramienta permite realizar movimientos de cámara únicos que serían imposibles con otros equipos. Pero ¿qué hace que la Techno Crane sea tan especial? En este artículo, explicaremos en detalle qué es, cómo funciona y cuáles son las ventajas de incorporar esta tecnología en tus proyectos audiovisuales. Incorporar una Techno Crane a tu producción audiovisual es invertir en calidad, eficiencia y creatividad ¿Qué es una Techno Crane y para qué se utiliza? La Techno Crane es un tipo de grúa telescópica motorizada diseñada para ofrecer máxima flexibilidad en los movimientos de cámara. Este equipo permite realizar desplazamientos precisos, dinámicos y fluidos, tanto en altura como en longitud, gracias a su brazo telescópico que puede extenderse o retraerse de forma controlada. Es especialmente conocida por su capacidad para captar tomas espectaculares que combinan movimientos horizontales, verticales y diagonales en una sola secuencia, proporcionando un rango creativo prácticamente ilimitado. Su diseño modular y tecnología avanzada hacen que la Techno Crane sea ideal para todo tipo de producciones audiovisuales: Cine: En escenas que requieren movimientos cinematográficos complejos, como persecuciones, tomas desde perspectivas inusuales o transiciones dinámicas entre espacios. Televisión: Muy común en programas en vivo, shows de talentos o emisiones deportivas donde se necesitan planos amplios y tomas inmersivas. Eventos en directo: Permite captar ángulos impactantes en conciertos, galas o desfiles. Producciones publicitarias: Aporta movimientos fluidos y atractivos para resaltar la narrativa visual de anuncios. El operador de cámara trabaja en conjunto con el técnico de grúa para coordinar movimientos precisos que realcen la estética y el impacto emocional de la escena, logrando una calidad que marca la diferencia en la pantalla. Ventajas de utilizar una Techno Crane en tu producción audiovisual Incorporar una Techno Crane a tu producción no solo eleva la calidad visual, sino que también optimiza tiempos y recursos, al permitir realizar tomas complejas en menos tiempo y con mayor precisión. Aquí destacamos las principales ventajas: 1. Flexibilidad creativa sin límites El brazo telescópico de la Techno Crane permite alcanzar ángulos imposibles para otros equipos. Puedes mover la cámara a través de obstáculos, cambiar perspectivas rápidamente o realizar movimientos continuos y suaves. Esta flexibilidad es especialmente útil en escenas con coreografías elaboradas o cambios de ritmo visual. De hecho fue uno de los equipos utilizados en el famoso plano secuencia de 1917. 2. Precisión en los movimientos Gracias a su sistema motorizado, los movimientos son extremadamente precisos y controlados. Esto es esencial en producciones que requieren transiciones limpias entre planos o donde los errores pueden ser costosos, como en los programas de televisión en vivo. La sincronización perfecta entre los movimientos de la grúa y el operador de cámara garantiza un acabado impecable. 3. Ahorro de tiempo en el set Con una Techno Crane, se pueden realizar tomas complejas sin necesidad de desmontar y reconfigurar el equipo. El brazo ajustable elimina la necesidad de instalar grúas adicionales o sistemas de raíles, lo que agiliza el trabajo en el set y reduce tiempos de producción. 4. Seguridad y ergonomía Al ser un equipo operado de forma remota, reduce el riesgo para el operador de cámara y el resto del equipo técnico. La Techno Crane permite captar imágenes desde lugares difíciles o peligrosos sin exponer al personal, mejorando la seguridad en el rodaje. 5. Versatilidad en cualquier tipo de producción Desde grandes producciones cinematográficas hasta pequeños proyectos publicitarios, la Techno Crane se adapta a diferentes necesidades gracias a su diseño modular. Puede utilizarse en espacios cerrados o abiertos, siendo igual de eficiente en ambos escenarios. 6. Calidad visual excepcional La fluidez y estabilidad que aporta a los movimientos de cámara son incomparables. Esto contribuye a elevar la calidad general del proyecto, ofreciendo un resultado visual que atrapa y emociona al espectador, algo fundamental en producciones que buscan destacar en un mercado competitivo. Incorporar una Techno Crane a tu producción audiovisual es invertir en calidad, eficiencia y creatividad. Este equipo permite alcanzar resultados que impresionan tanto a la audiencia como a los profesionales detrás de cámaras. Ya sea que estés produciendo una película, un programa de televisión o un evento en vivo, la Techno Crane es una herramienta que transformará la forma en que cuentas tus historias. En EFD Studios, contamos con la Techno Crane para alquiler, junto con un equipo técnico especializado para garantizar el mejor rendimiento en tu rodaje. Descubre cómo esta grúa puede marcar la diferencia en tu próxima producción. ¡Contacta con nosotros y lleva tu proyecto a nuevas alturas visuales!

Ver más

Sony Burano vs. Venice 2: ¿Cuál es la mejor opción para tu próxima producción?

Sony Burano vs. Venice 2: ¿Cuál es la mejor opción para tu próxima producción?

Noticias

Publicado el 19/12/2024

En el competitivo mundo de las producciones cinematográficas, elegir el equipo adecuado puede marcar la diferencia entre un rodaje exitoso y uno lleno de desafíos. Hoy analizamos dos cámaras destacadas: Sony Burano vs. Venice 2, opciones que han captado la atención de los profesionales por sus prestaciones avanzadas y versatilidad. Acompáñanos en este análisis detallado para descubrir cuál se adapta mejor a las necesidades de tu próximo proyecto. Tanto la Sony Burano como la Venice 2 son dos de las mejores cámaras Sony del mercado, pero destacan en contextos diferentes Sony Burano vs. Venice 2: ¿en qué se diferencian? Aunque ambas cámaras comparten un enfoque en la calidad cinematográfica y compatibilidad con lentes full frame, su propósito, diseño y tecnología subrayan diferencias significativas. Exploramos en detalle cómo se separan en aspectos clave, desde la resolución hasta su integración en flujos de trabajo avanzados. 1. Compatibilidad con lentes y montura La Sony Burano ofrece una montura E nativa que amplía considerablemente las opciones de lentes disponibles. Esto es particularmente útil para producciones con presupuestos ajustados que necesitan flexibilidad en el uso de ópticas más económicas o incluso lentes de fotografía adaptadas. Por su parte, la Venice 2 utiliza una montura PL, estándar en cine profesional, lo que asegura compatibilidad con los lentes más avanzados del mercado, ideales para lograr la máxima calidad visual en producciones de alto presupuesto. Sony Burano 2. Procesamiento de color La Venice 2 es conocida por su excepcional manejo del color gracias a la tecnología de procesamiento Sony Venice Color Science, lo que permite obtener tonos de piel extremadamente naturales y colores consistentes en cualquier entorno. En comparación, la Sony Burano, aunque también destaca en esta área, está más optimizada para flujos de trabajo rápidos en proyectos que requieren menor tiempo de corrección de color en postproducción, como publicidad o documentales. 3. Capacidades de grabación interna En cuanto a grabación interna, la Venice 2 sobresale con la capacidad de grabar en 8.6k de manera nativa utilizando formatos como X-OCN (Original Camera Negative) y Apple ProRes, brindando flexibilidad máxima en posproducción. Por otro lado, la Sony Burano se enfoca en flujos de trabajo más ligeros, ofreciendo una grabación interna eficiente en formatos comprimidos que reducen el peso de los archivos sin comprometer significativamente la calidad. 4. Rango dinámico La Venice 2 ofrece un rango dinámico superior, de hasta 16 stops, lo que la hace ideal para capturar detalles tanto en sombras como en altas luces, incluso en condiciones de iluminación extremas. La Burano, aunque también ofrece un rango dinámico amplio, está diseñada para ser más versátil en situaciones donde no se requiera ese nivel extremo de detalle, como producciones de menor escala o rodajes con iluminación natural. Sony Venice 2 5. Opciones de manejo y operación En cuanto a usabilidad, la Sony Burano se destaca por su peso reducido y su diseño ergonómico, lo que facilita su manejo en producciones de mano alzada o con estabilizadores como gimbals. La Venice 2, en cambio, está más orientada a configuraciones de estudio, donde la cámara se integra con rigs complejos y equipos de soporte. 6. Flujos de trabajo avanzados La Venice 2 está completamente optimizada para flujos de trabajo en 8.6k, ideal para proyecciones en cine y producciones destinadas a plataformas de alta calidad como Netflix o IMAX. Además, permite el intercambio de sensores entre 8.6k y 6k, ofreciendo mayor flexibilidad. La Sony Burano, por su parte, prioriza la rapidez en set y la eficiencia para producciones que buscan resultados cinematográficos sin la necesidad de resolución extrema. 7. Integración con tecnologías electrónicas avanzadas La Sony Burano incorpora tecnología electronically variable ND, que permite ajustar rápidamente la densidad neutra con un rango de 0,6 a 2,1. Esto es especialmente útil para rodajes en exteriores con cambios constantes de luz. Aunque la Venice 2 cuenta con filtros ND internos, su enfoque está más orientado a un control manual y preciso en entornos controlados. Tanto la Sony Burano como la Venice 2 son dos de las mejores cámaras Sony del mercado, pero destacan en contextos diferentes. La Burano es perfecta para proyectos que priorizan movilidad, eficiencia y un enfoque modular, mientras que la Venice 2 se posiciona como la mejor opción para producciones cinematográficas de gran escala donde la máxima calidad de imagen es fundamental. En EFD Studios, tenemos ambas cámaras disponibles para alquiler, listas para llevar tu producción al más alto nivel. Contáctanos y explora cómo este equipo puede ser parte de tu próxima gran historia.

Ver más

¿Qué cámaras se utilizaron para conseguir el plano secuencia en ‘1917’?

¿Qué cámaras se utilizaron para conseguir el plano secuencia en ‘1917’?

Noticias

Publicado el 18/12/2024

El plano secuencia en 1917 se convirtió en una de las hazañas técnicas y narrativas más comentadas del cine reciente. Sam Mendes, junto al director de fotografía Roger Deakins, llevó al límite la tecnología y la creatividad para simular que la película transcurre en una sola toma continua. Pero, ¿qué equipos fueron necesarios para lograr esta proeza visual? En este artículo, exploramos las cámaras que hicieron posible esta experiencia inmersiva, desvelando los secretos detrás de uno de los rodajes más desafiantes de los últimos años. El plano secuencia en 1917 demostró cómo una cuidadosa planificación técnica y narrativa puede llevar al público a vivir una experiencia inmersiva y emocionalmente impactante El plano secuencia de 1917: estas son las cámaras que se utilizaron Recrear un plano secuencia de esta magnitud exigió un enfoque técnico impecable y el uso de equipos de cámara diseñados para ofrecer máxima calidad de imagen, flexibilidad y rendimiento. A continuación, detallamos las cámaras seleccionadas para este proyecto revolucionario: 1. Arri Alexa Mini LF: versatilidad en movimiento La Arri Alexa Mini LF fue la cámara principal utilizada para el rodaje de 1917, aportó una calidad visual impresionante y una profundidad de campo que enfatizó la atmósfera envolvente del filme. Este modelo combina alta resolución con un diseño compacto y ligero, lo que la hizo perfecta para las exigencias del rodaje. La movilidad era crucial, ya que el equipo tenía que desplazarse entre trincheras, campos y escenarios naturales con planos extensos y detallados. Además, la Alexa Mini LF se utilizó con lentes personalizadas que garantizaron la uniformidad visual durante todo el rodaje. Estas lentes, cuidadosamente seleccionadas, minimizaron distorsiones y mantuvieron una estética cinematográfica constante, lo que resultaba imprescindible para simular un plano secuencia continuo.  2. Technocrane y sistemas de estabilización: aliados invisibles Para lograr los movimientos fluidos y continuos que requería el plano secuencia, la producción utilizó sistemas de estabilización como el Technocrane, una herramienta fundamental en las escenas más dinámicas. Este brazo robótico permitió realizar tomas precisas y suaves, incluso en terrenos irregulares, donde los movimientos de cámara debían adaptarse al desplazamiento de los actores y los elementos del escenario. El uso de estabilizadores personalizados, grúas móviles y soportes diseñados específicamente para el rodaje ayudó a integrar la cámara con los movimientos del entorno, logrando que la narrativa visual fluyera sin interrupciones. Estos sistemas ofrecieron la flexibilidad necesaria para transitar desde tomas a nivel del suelo hasta ángulos elevados en una sola secuencia, capturando cada detalle con impecable precisión. La tecnología al servicio de la narrativa El plano secuencia en 1917 demostró cómo una cuidadosa planificación técnica y narrativa puede llevar al público a vivir una experiencia inmersiva y emocionalmente impactante. La combinación de cámaras como la Arri Alexa Mini LF y herramientas avanzadas como el Technocrane no sólo hizo posible este logro técnico, sino que también transformó la manera de contar historias en el cine. Si estás planificando una producción que requiera un equipo de alto rendimiento, recuerda que en EFD Studios disponemos de la Alexa Mini LF y Technocrane en alquiler, junto con otros equipos de última generación, para llevar tus ideas a la pantalla con la máxima calidad.

Ver más

Diferencia entre escena y secuencia: claves para entender el lenguaje cinematográfico

Diferencia entre escena y secuencia: claves para entender el lenguaje cinematográfico

Noticias

Publicado el 12/12/2024

En el mundo del cine, entender la diferencia entre escena y secuencia es fundamental para planificar y ejecutar cualquier proyecto con precisión. Estos términos no solo son esenciales para estructurar un guion literario, sino también para organizar el plan de rodaje y gestionar el equipo de producción. ¿Qué distingue a una escena de una secuencia y cómo afecta esto a la narrativa? En este artículo exploramos estos conceptos clave, su impacto en las producciones y cómo identificarlos dentro de un conjunto de escenas interconectadas. Conoce la diferencia entre escena y secuencia La diferencia entre escena y secuencia está en cómo cada una funciona como una unidad narrativa dentro de la estructura de una obra audiovisual. Comprender sus características es crucial para diseñar un plan de rodaje eficiente y lograr una narrativa coherente. 1. Alcance y estructura Una escena es una unidad narrativa que ocurre en un único espacio y tiempo. Por ejemplo, un diálogo entre personajes en una cafetería es una escena que se desarrolla sin interrupciones ni cambios. Su objetivo es explorar un momento específico o profundizar en las emociones de los personajes. Por otro lado, la secuencia es un conjunto de escenas interrelacionadas que, juntas, construyen una acción narrativa más amplia. Puede implicar un cambio de espacio o incluso de tiempo, pero mantiene la continuidad temática o dramática. Un ejemplo sería una secuencia dramática que muestra el escape de un personaje, incluyendo escenas en diferentes localizaciones que desarrollan la acción como un todo.  Tipos de secuencias Las secuencias varían según su función narrativa. Algunos de los tipos de secuencias más comunes incluyen: Secuencia dramática: Diseñada para avanzar en el conflicto principal de la historia. Este tipo de secuencia es clave en momentos de tensión o cambio en el arco narrativo. Escenas o secuencias mecánicas: Su función es más técnica, como mostrar una transición geográfica o temporal, sin un impacto emocional significativo. Secuencias de producción: Agrupadas para optimizar el uso del equipo de producción, considerando factores como localización y disponibilidad de recursos. 2. Propósito narrativo y técnico El propósito de una escena es enfocarse en detalles específicos, como una conversación reveladora o un momento emocional clave. Sin embargo, una secuencia está diseñada para narrar una acción más amplia y conectar diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en el cine de acción, una secuencia puede incluir escenas de persecuciones, enfrentamientos y escapes, todas vinculadas en un mismo bloque narrativo. Robert McKee, reconocido por su análisis del guion literario, enfatiza que cada secuencia debe tener un propósito claro dentro de la historia, ya sea emocional, narrativo o técnico. Esta perspectiva es fundamental para diseñar tanto el guion como las secuencias de producción. 3. Impacto en el plan de rodaje Las secuencias implican coordinar diferentes escenas en distintas localizaciones y tiempos. Esto exige un equipo de producción altamente organizado para garantizar la continuidad narrativa y técnica. Por ejemplo, rodar una secuencia dramática puede implicar días de trabajo y la integración de efectos visuales, iluminación compleja y múltiples configuraciones de cámara. Comprender la diferencia entre escena y secuencia es esencial para cualquier profesional de la producción cinematográfica. Mientras que las escenas aportan momentos específicos a la historia, las secuencias unen estos fragmentos en un todo coherente y significativo. Este conocimiento no solo mejora la narrativa, sino que también optimiza el uso de recursos durante las secuencias de producción. En EFD Studios, sabemos que cada escena y cada secuencia necesita del mejor material para cobrar vida. Por eso, ofrecemos un catálogo completo de equipos en alquiler para producciones audiovisuales de última generación, diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto. 

Ver más

Tipos de planos cinematográficos y su impacto visual en cada toma

Tipos de planos cinematográficos y su impacto visual en cada toma

Noticias

Publicado el 10/12/2024

La magia del cine no solo reside en las historias que cuenta, sino en cómo las muestra. Los tipos de planos cinematográficos son esenciales para transmitir emociones, dirigir la atención del espectador y construir una narrativa visual poderosa. Cada plano tiene un propósito y un impacto particular, ya sea un plano cenital que muestra la acción desde los límites superiores o un primerísimo primer plano que captura los detalles más íntimos. En este artículo, exploramos los principales tipos de planos utilizados en el cine y cómo influyen en la experiencia visual de cada escena. Estos son los principales tipos de planos cinematográficos El cine organiza los planos en función de distintos criterios como la proximidad al sujeto, el ángulo de la cámara o el punto de vista. A continuación, desglosamos estas categorías. 1. Clasificación según la distancia al sujeto Los planos se diferencian según qué tan cerca o lejos está el sujeto respecto a la cámara: 1.1 Plano general Este plano encuadra al sujeto completo junto con su entorno, mostrando tanto a los personajes como el contexto donde se desarrolla la acción. Es ideal para establecer el lugar, el momento y las condiciones de la escena, como un desierto solitario en un western o una bulliciosa calle urbana en un drama social. Su impacto visual radica en transmitir la relación del personaje con su entorno. 1.2 Plano americano Este plano, que encuadra desde la cabeza hasta justo por debajo de las rodillas, tiene su origen en las películas del Viejo Oeste, donde era necesario mostrar a los personajes y sus pistolas al mismo tiempo. Su uso no se limita a este género, pues funciona perfectamente para escenas donde se desea resaltar tanto al personaje como sus acciones inmediatas. 1.3 Plano medio El plano medio encuadra al sujeto desde la cintura hacia arriba, reduciendo el protagonismo del entorno para centrar la atención en el diálogo o las expresiones del personaje. Es uno de los más utilizados en el cine, ya que equilibra la cercanía emocional sin perder contexto. 1.4 Primer plano Este plano enfoca exclusivamente el rostro del personaje, capturando detalles emocionales de manera muy efectiva. Es perfecto para transmitir sentimientos como tristeza, alegría o tensión. Al eliminar elementos externos, este encuadre obliga al espectador a conectar directamente con el personaje. 1.5 Primerísimo primer plano Más íntimo que el anterior, este plano resalta detalles concretos como los ojos, una lágrima o un gesto sutil. Suele usarse en momentos clave para enfatizar aspectos específicos de una emoción o acción. Un buen ejemplo es un primerísimo primer plano de un anillo cayendo al suelo, simbolizando una ruptura importante en la trama. 1.6 Plano detalle Este plano va más allá, aislando un elemento para destacar completamente del resto. Puede ser un objeto relevante para la trama o una parte específica del cuerpo, como unas manos temblorosas. Su impacto visual radica en la tensión que genera al dirigir toda la atención hacia ese único elemento. 2. Clasificación según el ángulo de la cámara El ángulo en que la cámara se coloca respecto al sujeto modifica el impacto visual y la percepción del espectador: 2.1 Plano frontal En este plano, el sujeto está directamente frente a la cámara, lo que crea una sensación de simetría y estabilidad. Suele emplearse en escenas de gran carga emocional o para enfatizar el protagonismo del personaje. Por ejemplo, en un discurso importante, el plano frontal destaca la autoridad y la conexión directa con el público. 2.2 Plano dorsal Este plano muestra al sujeto de espaldas, dejando visible el entorno hacia el que se dirige. Es perfecto para escenas que transmiten introspección, aislamiento o anticipación, como un personaje observando un paisaje o caminando hacia su destino incierto. 2.3 Plano perfil Captura al personaje desde un lado, mostrando solo una mitad de su rostro o cuerpo. Es muy utilizado en conversaciones para mostrar simultáneamente a los dos interlocutores o en escenas que buscan enfatizar el movimiento. 2.4 Plano picado En este encuadre, la cámara se posiciona por encima del sujeto y apunta hacia abajo. Este ángulo minimiza al personaje, haciéndolo parecer vulnerable, inseguro o insignificante. Es muy común en momentos de derrota o humillación. 2.5 Plano contrapicado Contrario al anterior, el plano contrapicado engrandece al sujeto, mostrando su fuerza, poder o autoridad. Este encuadre suele usarse para personajes heroicos o intimidantes, como un villano que domina la escena. 2.6 Plano cenital Llamado también "plano desde arriba", este encuadre coloca la cámara directamente sobre el sujeto, ofreciendo una vista perpendicular. Ideal para mostrar una acción desde una perspectiva amplia y simétrica, como una coreografía o una escena de lucha. 2.7 Plano aéreo Similar al cenital pero tomado desde mayor altura, generalmente con drones o helicópteros, es perfecto para mostrar vastos paisajes o movimientos masivos de personajes. Muy utilizado en películas épicas o de aventuras. 2.8 Plano holandés Este plano inclina el horizonte del encuadre, generando una sensación de desorientación o tensión. Es común en escenas de peligro o conflicto psicológico, donde el mundo parece literalmente "torcerse". 3. Clasificación según el punto de vista narrativo El punto de vista elegido determina cómo el espectador percibe la acción y empatiza con los personajes: 3.1 Plano objetivo La cámara actúa como un observador neutral, mostrando los eventos sin involucrarse en ellos. Es el plano más utilizado en narrativas clásicas, ya que ofrece una perspectiva clara y sin interferencias. 3.2 Plano subjetivo Este encuadre coloca al espectador dentro de los ojos del personaje, haciéndolo experimentar su perspectiva. Muy efectivo para escenas de suspense, como cuando un personaje acecha o es acechado. 3.3 Plano escorzo Muestra parcialmente un objeto o personaje en primer plano, mientras que el resto del encuadre se enfoca en la acción principal. Es ideal para destacar relaciones entre personajes o establecer jerarquías visuales. Los tipos de planos cinematográficos son herramientas esenciales para narrar historias y conectar con las emociones del público. Cada encuadre, desde un plano cenital que impresiona por su perspectiva, hasta un primerísimo primer plano que captura los detalles más íntimos, tiene el poder de transformar la narrativa visual. En EFD Studios entendemos la importancia de estos recursos, por eso ofrecemos el mejor material de alquiler para producciones cinematográficas. Contamos con equipos de alta calidad que te ayudarán a lograr cada encuadre con precisión y profesionalismo. ¡Haz que cada toma hable por sí misma con el equipo adecuado!

Ver más

Georgina Terán, CEO de EFD Studios brilla como Pilar de la Industria en los Premios PRODU 2024

Georgina Terán, CEO de EFD Studios brilla como Pilar de la Industria en los Premios PRODU 2024

Noticias

Publicado el 22/11/2024

En el marco de MIP Cancun, los Premios PRODU de la Industria 2024 destacaron a los grandes referentes del sector audiovisual iberoamericano, reconociendo su impacto y trayectoria en el desarrollo del entretenimiento. Entre los homenajeados más destacados se encontraba Georgina Terán, fundadora y presidenta de EFD Studios, quien fue honrada como uno de los siete Pilares de la Industria.   Terán, reconocida por su liderazgo visionario y su contribución a la innovación tecnológica en el sector audiovisual, recibió el galardón en una ceremonia que congregó a más de 400 ejecutivos y directivos de productoras, distribuidoras, plataformas, canales lineales y compañías de doblaje y posproducción. Durante su intervención, subrayó el compromiso de EFD Studios con el fortalecimiento de la producción en español:   “EFD Studios ha crecido con la intención de apoyar a la industria en español, generando puentes entre México, Colombia y ahora España. El español es el segundo idioma más hablado por hablantes nativos en el mundo, y creo que es vital que hagamos crecer esta industria juntos. Si nuestro público hispanohablante nos apoya y trabajamos unidos, poco a poco podremos producir contenido en español para el mundo. Esta noche está llena de productores talentosos, y nosotros nos sentimos parte de esa sinergia desde la tecnología, porque la industria cinematográfica y televisiva pasa a través de una cámara y estamos aquí para ser productores técnicos apoyando a todas las áreas técnicas creativas”.   Reconocimientos en una noche inolvidable   Georgina Terán compartió escenario con otros destacados Pilares de la Industria, entre ellos:   Doris Vogelmann VP de Programación y Operaciones de Vme Media, quien enfatizó el impacto positivo de la televisión infantil en el aprendizaje.   Leonardo Aranguibel VP de Producción y Head de Operaciones de Producción y Estrategia de Disney Latinoamérica, quien destacó el trabajo en equipo como clave del éxito.   Michelle Alexander CEO de Del Barrio Producciones, enfocada en contar historias que inspiren y sensibilicen al público latinoamericano.   Miguel Smirnoff fundador de Prensario, quien resaltó la importancia de adaptarse a las nuevas audiencias digitales.   Roxana Rotundo CEO de VIP 2000 TV, quien subrayó el valor de las coproducciones y la colaboración en la industria.   Teresa Fernández-Valdés fundadora de Te espero en Marte, quien destacó la importancia de la perseverancia y la pasión en la creación de contenidos.   La gala también reconoció a Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro Studios, como Ejecutiva del Año, y a Nagidmy Márquez Acosta, Chief Content Officer para las Américas de ¡HOLA!, por Convergencia Digital, quienes agradecieron el apoyo de PRODU y compartieron visiones sobre el crecimiento del sector.  PRODU: 35 años conectando a la industria   La edición de este año marcó el 35.º aniversario de PRODU, una institución clave en la visibilidad y unión del sector audiovisual iberoamericano. Richard Izarra, fundador de PRODU, destacó el orgullo de haber transformado su empresa familiar en una corporación global.    El evento, presentado por Valeria Marín y Julián Gil, contó con el apoyo de importantes patrocinadores como Inter Medya, quien también organizó la fiesta posterior. Otras marcas clave incluyeron Mediapro US, Telemundo, The Walt Disney Company Latin America, Caracol Televisión, VIP 2000 TV, y muchas más.   En una noche llena de celebración y excelencia, el Gran Premio Ficción fue otorgado a Griselda de Netflix, una producción destacada de Latin World Entertainment (LWE) y Grand Electric. Por su parte, el Gran Premio Entretenimiento recayó en La casa de los famosos México, producida por TelevisaUnivision y distribuida por Televisa Internacional. Estos galardones reafirmaron el prestigio de los Premios PRODU como el evento que honra lo mejor del entretenimiento iberoamericano, tanto delante como detrás de cámaras.   Una visión hacia el futuro   Con su liderazgo al frente de EFD Studios, Georgina Terán reafirma el compromiso de la industria con la excelencia técnica y creativa, mientras PRODU continúa siendo un puente clave para el crecimiento del talento iberoamericano a nivel global. 

Ver más

¿Qué es un Digital Imaging Technician (DIT)?

¿Qué es un Digital Imaging Technician (DIT)?

Noticias

Publicado el 19/11/2024

En el mundo del cine digital, un Digital Imaging Technician (DIT) juega un papel crucial. Este técnico de imagen digital se encarga de gestionar y optimizar el flujo de trabajo de imágenes desde el rodaje hasta la postproducción. Su labor va más allá de la simple captura de imágenes; un DIT garantiza que cada toma cumpla con los estándares de calidad y que los datos se manejen de forma segura y eficiente. En EFD Studios, entendemos la importancia de contar con los mejores DIT y equipos especializados para que cada producción logre resultados sobresalientes.  El papel de un DIT es fundamental para mantener la calidad visual de cada producción ¿Qué es un Digital Imaging Technician (DIT)?  El DIT es el profesional que, en un set de rodaje, trabaja de la mano con el director de fotografía para asegurar que la calidad de imagen sea impecable. No solo supervisa la captura de los datos digitales, sino que también optimiza el flujo de trabajo de color y realiza copias de seguridad de todos los datos generados. Gracias a su conocimiento técnico, el DIT se convierte en un enlace esencial entre el set y el proceso de postproducción, garantizando una transición fluida y eficiente.  ¿Por qué es importante el papel de un DIT en una producción audiovisual?  Un DIT es clave en el éxito de cualquier producción audiovisual. Desde la captura hasta la edición final, el DIT vela por que cada toma sea perfecta y que el flujo de trabajo sea impecable.  1. Asegura la integridad de los datos desde el set hasta la postproducción Uno de los principales roles del DIT es salvaguardar todos los datos generados durante el rodaje. Gracias a sus conocimientos, puede implementar copias de seguridad y protocolos de almacenamiento que minimicen el riesgo de pérdida de información. Esto garantiza que las imágenes capturadas lleguen a la postproducción de manera intacta, evitando costosos errores o repeticiones.  2. Gestiona el flujo de trabajo de color y garantiza la consistencia visual El DIT se encarga de trabajar con el flujo de trabajo de color, lo que permite una coherencia visual durante todo el proyecto. Desde la captación en el set hasta la postproducción, el DIT se asegura de que el material grabado mantenga la misma estética, aplicando correcciones de color preliminares y configuraciones que luego serán útiles en la edición final. Esto ahorra tiempo y mejora la eficiencia en el proceso de postproducción.  3. Supervisa la calidad de la imagen durante el rodaje El DIT es responsable de monitorear la calidad de la imagen en tiempo real, asegurándose de que cada toma cumpla con los estándares requeridos. Mediante el uso de monitores calibrados, revisa aspectos técnicos como el enfoque, la exposición y el balance de blancos. Esta supervisión permite realizar ajustes inmediatos, lo que asegura que la producción avance sin problemas y que cada toma sea óptima.  4. Facilita la comunicación entre el equipo de cámara y el de postproducción Al estar presente en el set, el DIT actúa como un puente entre el equipo de cámara y el de postproducción. Recoge datos técnicos y los transmite al equipo de edición, garantizando que la transición entre el rodaje y la postproducción sea lo más fluida posible. Su papel es vital para que los editores tengan toda la información necesaria para trabajar con los mismos parámetros que se utilizaron durante el rodaje.  5. Apoya en la configuración técnica de las cámaras y los monitores El DIT también colabora en la configuración de las cámaras y monitores, asegurando que los equipos estén ajustados según las necesidades del rodaje. Esto incluye calibrar los monitores y ajustar las cámaras para que cada toma se capture con precisión. Gracias a su conocimiento, el DIT puede ofrecer soporte técnico que optimiza el uso de los equipos en el set.  6. Optimiza el almacenamiento y el respaldo de los datos Un DIT también se encarga de gestionar el almacenamiento de los datos generados durante la filmación. Establece protocolos de respaldo que aseguran que los archivos se guarden de manera segura y organizada. Esto es crucial para evitar pérdidas y garantizar que todos los datos estén disponibles para su uso posterior en la postproducción.  7. Permite ajustes en tiempo real El DIT recibe feedback continuo del director y el director de fotografía, lo que le permite hacer ajustes en tiempo real durante el rodaje. Esto puede incluir cambios en el color, el contraste o la exposición, adaptándose a las necesidades específicas de cada toma. Al poder realizar estos ajustes al instante, el DIT contribuye a obtener un resultado visual acorde con la visión del equipo creativo.  El papel de un DIT es fundamental para mantener la calidad visual de cada producción. En EFD Studios, contamos con una gama de equipos DIT/DATA de última generación en alquiler, preparados para respaldar cada detalle técnico y visual en el set. Así, tu producción puede avanzar con la confianza de que los datos y la imagen estarán siempre en las mejores condiciones. 

Ver más